Ir al contenido principal

Sunshine - István Szabó, 1999.-


“Si no hay Dios y nunca lo ha habido, ¿por qué lo echamos tanto de menos?”. Esta pregunta (una de tantas que propone la película) nos introduce en el último acto de Sunshine. Ésta es una de esas raras gemas del cine, una película poco conocida - pese a que tiene un elenco lleno de estrellas - pero muy rica en cuanto a los temas que aborda y a su forma de contar y sobre todo, bellamente filmada. Sobre la base de la historia de una familia judía húngara desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, Szabó (director, autor de la historia original y co-guionista) reflexiona sobre las tradiciones, el comunismo, el nazismo, la religión, el antisemitismo, la asimilación cultural, las relaciones familiares y la consolidación de la identidad individual y colectiva.-


La película se estructura en tres partes bien diferenciadas más un epílogo, cada segmento protagonizado por Ralph Fiennes, brillante en los roles de Ignatz Sonnenschein/Sors, Adam Sors e Iván Sors, los hombres de la familia cuya historia recorre Sunshine a lo largo de tres generaciones. Para cada parte, Fiennes compone un personaje completamente distinto que se presenta como una expresión de la época en la que vive: Ignatz, nieto e hijo de comerciantes judíos, ha llegado a graduarse en Derecho y pronto se convierte en Juez del Imperio Austro - Húngaro. Es modesto, reflexivo, fiel súbdito del Emperador, intenta ser justo y digno de su cargo aunque para ello deba traicionar su identidad. Su hijo Adam, en cambio, tiene la seguridad en sí mismo de quien sabe lo que quiere y cómo lograrlo, y cuando encuentra algún obstáculo que no puede superar, estalla en ira. El hijo de Adam, Iván, es el más complejo de los tres: luego de pasar su adolescencia en un campo de concentración, se incorpora a la policía militar del gobierno soviético, ejerciendo su cargo de manera implacable; pero en su esfera privada es vulnerable y aniñado, como si hubiera quedado suspendido en el tiempo como el muchacho que fue durante la Guerra. Pese a la preeminencia de Fiennes, que aparece ya sea en imagen o en voz en off en cada escena, una de las características más interesantes de Sunshine es el equilibrio que existe en el reparto, que actúa como un verdadero ensamble. En los roles más destacados encontramos a Rachel Weisz, James Frain, John Neville, Mark Strong, William Hurt, Miriam Margolyes y a Jennifer Ehle y a Rosemary Harris (hija y madre en la vida real) quienes comparten el rol del pilar de la familia, Valerie Sonnenschein/Sors, la esposa de Ignatz.-


El otro aspecto cautivante de Sunshine es el uso de elementos visuales para contar la historia. En la primera parte, en la que las cuestiones de la identidad nacional y de la asimilación cultural son centrales (es en esta etapa que los jóvenes de la familia cambian su apellido de Sonnenschein a Sors para sonar “menos judíos” y “más húngaros”), los colores nacionales rojo y verde están presentes en notas más o menos preponderantes en cada escena, siempre saturados. En la segunda parte, cuando los hijos de Ignatz y de Valerie se convierten al catolicismo, predominan las alegorías de elementos del cristianismo. En particular, los espacios en los que se desarrollan las principales escenas recuerdan a catedrales, son espaciosos y ceremoniales y uno de los momentos más dramáticos (que no revelaré para no cometer spoilers) tiene una gran carga simbólica en el mismo sentido. Finalmente, la tercera parte en la cual las actividades de Iván como policía militar ocupan un lugar importante, la estética se vuelve opresiva y predominan los tonos verdes en la iluminación, sugiriendo una influencia maligna. Desde el punto de vista estético, la segunda parte es tal vez la más interesante, porque en ella se filtran elementos visuales de las otras dos, lo cual no sólo permite que exista una integración entre las diferentes partes (en ningún momento sentimos que haya comenzado una nueva película) sino que además refleja que los problemas de las partes primera y tercera están presentes también en la segunda: Adam y sus contemporáneos enfrentan situaciones que ponen en juego su identidad, tal como sucedió con la generación anterior, y son víctimas de un régimen totalitario, como también lo será Iván.-
Hacia el final de la película (que incluye un pequeño homenaje a Citizen Kane), Szabó presenta una serie de contrastes entre todo lo que Iván Sors ha perdido y encontrado; el epílogo nos lo muestra solicitando el cambio de su apellido por el de Sonnenschein y, luego, caminando entre la muchedumbre con la cabeza en alto, perdiéndose a lo lejos. Me resulta muy poderosa esta idea de que al recuperar su identidad, Iván puede por fin “mezclarse”, integrarse a la sociedad y es que en definitiva, luego de una amarga reflexión acerca de la volubilidad de las masas, Szabó concluye realzando la importancia del individuo y de la memoria y las tradiciones.- 

Comentarios

  1. Pero ¡qué ganas de verla y conseguirla!... y con tu buen texto he tenido más ganas todavía, mi querida Bet.

    Beso
    Hildy

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Querida Hildy, yo adoro esta película. La descubrí hace muchísimos años en una señal de TV que había en Argentina, en la que pasaban sólo cine europeo y en su idioma original y sin cortes (¿qué más se puede pedir?). Luego de buscarla durante años en DVD, tuve que contentarme con una versión en un formato y de una procedencia poco querida por todos nosotros pero algunas veces inevitable... es decir, pirata. Si no lográs conseguirla, tal vez pueda hacértela llegar por Dropbox (no soy una experta, pero he logrado alguna vez compartir algún archivo). La peli bien vale el esfuerzo ;)
      Un beso enorme, Bet.-

      Borrar

Publicar un comentario

Entradas más populares de este blog

Nuevo abecedario de cine (Edición musicales): R - S (más un bonus track).-

Rhapsody in Blue (Rapsodia en azul) - Irving Rapper, 1945.- Esta película se inscribe en la tradición comenzada por Yankee Doodle Dandy en 1942, la de relatar de manera muy libre la vida y obra de algún compositor o artista ligado al ámbito musical. Este tipo de película suele arrojar un resultado desparejo, no siempre exitoso en términos artísticos y nunca, en tiempos del cine clásico, fiel a la realidad.- En este caso, se trata de la vida de George Gershwin (Robert Alda) desde su infancia hasta su muerte, su relación con su hermano Ira (Herbert Rudley), con sus padres (Rosemary DeCamp y Morris Carnovsky) y con sus amigos, mentores y difusores (muchos de ellos interpretándose a sí mismos en la película), además de su vinculación romántica con dos mujeres creadas para la ficción: la cantante Julie Adams (Joan Leslie) y la pintora Christine Gilbert (Alexis Smith).- Inevitablemente aparece la comparación con otras películas de este estilo y debo decir que entre aquellas que he visto ( T

Brief encounter (Breve encuentro) - David Lean, 1945.-

Momento N° 1: una despedida fragmentada.- Brief encounter está contada en un largo flashback durante el cual Laura Jesson (Celia Johnson) recuerda su fallido romance clandestino con Alec Harvey (Trevor Howard). En el comienzo de la película presenciamos una escena de despedida contada desde un punto de vista objetivo: en una mesa apartada de la cafetería de la estación de trenes, la pareja es interrumpida por una indiscreta conocida de Laura que domina la escena en esta primera presentación. Hacia el final de la película, la misma situación es presentada desde el punto de vista de Laura, en una forma intimista a lo cual se suma que ahora sí conocemos a los personajes y sufrimos por ellos. En esta segunda ocasión Lean vuelve a utilizar un recurso del cual ya se había valido antes en la película y que consiste en manipular el tiempo a través de la puesta de luces y de un uso magnífico de la voz en off (¡maravillosa Celia Johnson, que mantiene esos largos primeros planos sin dec

The Roaring Twenties (Los violentos años veinte) - Raoul Walsh, 1939.-

Esta película bien podría formar una interesante sesión doble con The Public Enemy . Ambas son protagonizadas por James Cagney (con ocho años de distancia entre una y la otra) pero además ambas presentan dos modelos diferentes de películas de gangsters : el anterior y el posterior a la aplicación del Código Hays.- Durante el período pre - code , en el cual el género floreció, los realizadores pudieron colocar en el rol del héroe a criminales atractivos pero muchas veces despiadados, mientras que el lugar del villano quedaba reservado para otros delincuentes (con una fuerza de policía ausente), cuando no para la propia policía y otras figuras de autoridad. Esta inversión en los roles tradicionales, característica de este período, debió ajustarse con la aplicación del Código, surgiendo así una nueva figura: el gangster con el “corazón de oro”, es decir el delincuente simpático, que pese a sus acciones criminales de mayor o menor violencia, se sacrifica hacia el final por un ideal